Questões éticas em cena asséptica

Isio Ghelman e Gabriel Lara em O Garoto da Última Fila (Foto: Daniel Chiacos)

Há uma distância entre o modo como os fatos são descritos por Cláudio nas redações que apresenta sob a forma de capítulos ao professor Germano e os acontecimentos propriamente ditos. O Garoto da Última Fila acentua o inevitável: a falta de acesso à “realidade pura”, sempre filtrada pela subjetividade de quem a vivencia. Uma parcialidade ainda mais assumida nessa peça de Juan Mayorga, centrada no ponto de vista específico de um personagem que propõe uma criação literária, uma ficcionalização do real. O envolvimento do professor com o projeto transcende cada vez mais a simples disposição para assessorar o aluno, que escreve sobre os integrantes da família do amigo, Rafael, com os quais convive com constância crescente. Germano se identifica com Cláudio: como ele, sentava na última fila da sala de aula e tinha aspirações a escritor, frustradas ao longo do tempo.

Com tradução de José Wilker, que procura sintonizar a peça com o espectador brasileiro, a montagem dirigida por Victor Garcia Peralta, que encerra temporada hoje no Teatro das Artes, evidencia eventuais inverossimilhanças. Exemplos: a esposa de Germano fica escandalizada desde o primeiro momento com a redação de Cláudio, antes de uma questão ética relacionada à maneira como expõe a família do amigo vir à tona. Também não soa totalmente convincente a decisão de Germano de roubar uma prova de matemática para ajudar Cláudio a prolongar sua estadia na casa de Rafael. São impressões – em especial, no primeiro caso – suavizadas na versão cinematográfica da peça de Mayorga (o filme Dentro da Casa, de François Ozon, de 2012). As restrições, porém, não anulam a habilidade do dramaturgo na intercalação entre realidade e ficção e entre diferentes planos (o elo entre Germano e Cláudio, o convívio de Cláudio com a família de Rafael, os embates entre Germano e a esposa).

Victor Garcia Peralta investe numa cena asséptica. As concepções da cenografia e da iluminação deixam uma certa sensação de estatismo. O cenário de Miguel Pinto Guimarães é composto por uma estrutura branca – mesa e bancos, alguns acoplados, de tamanhos diversos – que aproxima os distintos planos da peça. A iluminação de Maneco Quinderé é aberta, com pequenas variações, a exemplo da discreta transição ao final. Os figurinos de Carol Lobato são marcados pelo predomínio de cores neutras, contrastadas com a inclusão pontual do vermelho. No elenco – Celso Taddei,  Gabriel Lara, Isio Ghelman, Lorena da Silva, Luciana Braga e Vicente Conde –, Lara se destaca com atuação sóbria que não reduz a jornada de Cláudio a um mesmo diapasão.

Anúncios

Convenções e singularidades

Letícia Isnard e Guida Vianna em Agosto (Foto: Silvana Marques)

A montagem de Agosto, peça norte-americana de Tracy Letts, caminha numa certa contramão da cena contemporânea, em especial no que se refere às circunstâncias de produção. É cada vez menos comum viabilizar encenações com um elenco numeroso – a não ser no musical, gênero frequentemente representado por espetáculos grandiosos. Agosto reúne 11 atores no palco e marca uma resistência às crescentes limitações econômicas.

O diretor André Paes Leme dinamiza a movimentação dos atores no pequeno teatro do Oi Futuro/Flamengo, um desafio em se tratando de um texto em que os personagens se dividem em núcleos e se distribuem pelos diversos ambientes de uma mesma casa. A cenografia de Carlos Alberto Nunes tensiona o realismo ao não trazer a tradicional separação de espaços. Destaca características descritas no texto através de determinados elementos – a tela escura, que sinaliza a atmosfera arruinada de uma casa onde não se distingue o dia da noite, os móveis enfileirados numa das laterais, sugestivos do caos potencializado pelo encontro familiar, e os tapetes dispostos no palco, simbolizando os recintos por onde os personagens transitam. O incômodo é realçado pela iluminação de Renato Machado – por meio das luzes localizadas atrás da tela e de frente para o público, acionadas como faróis – e pela música de Ricco Viana.

A escolha de uma peça verborrágica numa época tão acelerada como a atual é um dado que cabe considerar, mas Agosto não chega a se afirmar, nesse sentido, como um projeto de risco, na medida em que o texto coloca o espectador diante de uma sucessão de embates e ocasionais surpresas dentro da “trama”, ingredientes que funcionam como atrativos e tendem a diminuir uma eventual sensação de exasperação. Nessa peça já adaptada para o cinema (em Álbum de Família, de John Wells) e traduzida por Guilherme Siman, Tracy Letts radiografa um quadro familiar tomado pelo acúmulo de frustrações, que vêm à tona quando todos se reúnem devido ao desaparecimento de Beverly, o patriarca. Viciada em remédios, Violet, a matriarca, destila agressividade diante das filhas – Barbara, com quem estabelece confronto mais aberto, Karen, refugiada num mundo de ilusão, e Ivy, que ficou ao lado dos pais e vivencia a expectativa da libertação emocional. Letts propõe conflitos para cada personagem, inflamados pelo calor sufocante dentro da casa, e, no terço final, apresenta revelações que fragilizam a dramaturgia, deixando a cena em temperatura elevada, mas sem gradações.

Não seria justo, porém, reduzir as atuações às oscilações da dramaturgia. Conduzidos por André Paes Leme, os atores seguem diferentes vertentes interpretativas em sintonia com os perfis e as situações atravessadas pelos personagens, frisados nos figurinos de Patrícia Muniz. Os atores que valorizam o humor (constantemente ácido, cruel), sem perderem de vista o contexto dramático, oferecem desenhos um pouco mais nuançados – casos de Guida Vianna, Claudio Mendes (Charlie) e Eliane Costa (Mattie). Alguns evidenciam composições – Lorena Comparato (Jean), e Guilherme Siman (Charles). Outros permanecem em plano adequadamente discreto – Mariana Mac Niven (Ivy), e Julia Schaeffer (Johnna). Há ainda dois casais na história, papéis de Letícia Isnard (Barbara), que investe na voltagem dramática da personagem, e Isaac Bernat (Bill), que imprime registro natural, espontâneo; e de Claudia Ventura (Karen), que acentua a dependência do marido que norteia as ações da personagem, e Alexandre Dantas (Steve), que sublinha a perigosa malícia na interação com Jean.

Autor encenado recentemente nos palcos brasileiros (na versão de Mario Bortolotto para Killer Joe), Tracy Letts recorre em Agosto a expedientes dramatúrgicos convencionais, mas a montagem ocupa um lugar de exceção no panorama da cena contemporânea.

Um musical distante de formatos padronizados

Cena de Suassuna – O Auto do Reino do Sol (Foto: Marcelo Rodolfo)

A afirmação da brasilidade, o investimento numa dramaturgia distante da vertente biográfica e a concepção de trilhas sonoras originais vêm atravessando os espetáculos da Cia. Barca dos Corações Partidos, que segue em cartaz, no Teatro Riachuelo, com seu novo trabalho, Suassuna – O Auto do Reino do Sol.

O grupo mergulhou no universo do escritor por meio do texto de Braulio Tavares, que aborda a jornada de uma trupe de circo-teatro por um sertão selvagem dominado pela disputa entre famílias rivais que afeta diretamente um jovem casal apaixonado, Lucas e Iracema. Mesmo que os planos do sertão e do cotidiano da companhia de circo-teatro nem sempre se conectem de maneira orgânica – a ligação acontece de forma mais concreta no momento do ingresso do casal dentro da trupe, mas depois se dissolve –, o texto não se limita a realçar referências à obra de Suassuna (por mais que essas se façam presentes) e evidencia uma postura louvável na busca por uma dramaturgia autoral para o musical.

A resistência a um certo padrão de musical também pode ser detectada no ritmo menos esfuziante, sustentado pelo diretor Luiz Carlos Vasconcelos ao longo da apresentação, e na iluminação crepuscular de Renato Machado. A luz preenche o espaço, que conta com cenografia econômica (de Sérgio Marimba), composta pela carroça por meio da qual os artistas transitam e pela lona do circo, que não chega a se tornar visualmente expressiva no palco. Mas o espetáculo esbanja criatividade nos figurinos de Kika Lopes e Heloisa Stockler. A junção imprevisível de estampas e o somatório de cores e tecidos não geram a impressão de mero acúmulo. Elemento fundamental, a música, resultado da parceria entre Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho, comprova a qualidade dessa homenagem a Suassuna.

Há ainda especificidade em relação aos atores. Um espetáculo como Suassuna – O Auto do Reino do Sol é estruturado de modo a valorizar o conjunto, as marcações coletivas. De fato, o elenco (Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Beto Lemos, Chris Mourão, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Pedro Aune, Renato Luciano, Rebeca Jamir e Ricca Barros) demonstra entrosamento. Mas não há como deixar de destacar as criações de Alves nas duas personagens femininas, Sultana, que comanda o circo-teatro, e Eufrásia, representante de uma aristocracia arraigada. O ator não sucumbe ao peso da caracterização (cabe chamar atenção para o visagismo de Uirandê de Holanda e Angélica Ribeiro) e constrói figuras palpáveis que não se reduzem a exercícios de composição exteriorizada.

Apesar das particularidades de cada encenação – em Auê, apresentada simultaneamente no Teatro Riachuelo, há uma proposta de dramaturgia através da música –, Suassuna – O Auto do Reino do Sol sinaliza uma continuidade coerente na linha de trabalho da Barca dos Corações Partidos.

Artes em oportuna interação

Cão sem Plumas, novo espetáculo de Deborah Colker, apresentado no Teatro Municipal (Foto: Cafi)

Em seu novo trabalho – Cão sem Plumas, que teve quatro apresentações no Teatro Municipal –, Deborah Colker conjuga diferentes manifestações artísticas – dança, literatura e cinema. Procurou materializar o poema homônimo de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1950, em imagens, seja por meio da coreografia, seja do filme que dirigiu ao lado do cineasta Claudio Assis, exibido em telão ao fundo da cena, com o qual os bailarinos interagem.

A contracena entre dança e cinema não cai na armadilha da reiteração. As imagens do filme e a coreografia formam uma espécie de espessura complementar. Ocasionalmente ocorre algum espelhamento, com o bailarino realizando movimento idêntico ao que o espectador vê na tela. Mas essa semelhança logo se desfaz para que um real intercâmbio se estabeleça. Num dado momento, a vegetação estampada no filme é simbolizada por meio de uma cortina de tiras que surge no palco. Apesar da associação imediata, não há repetição. A arte cênica é valorizada na sua limitação, na riqueza da sugestão, no estímulo à imaginação. Concretizar tudo diante do público, além de impossível, se torna menos importante.

Existe, em todo caso, o risco da concorrência entre filme e dança. As imagens em preto e branco reverberam com força. Talvez se sobreponham à cena, marcada por tonalidade ocre e iluminação de intensidade cuidadosamente medida (de Jorginho de Carvalho). O telão se agiganta no palco, bastante despojado de elementos – apenas gaiolas dispostas nas laterais, que, ao final, são trazidas para o centro da cena (cenografia de Gringo Cardia). As gaiolas, onde os homens-caranguejos entram, e determinadas imagens do filme remetem inevitavelmente a Caranguejo Overdrive, espetáculo d’Aquela Cia., a julgar pela partilha das mesmas referências (o geógrafo Josué de Castro, o manguebeat), ainda que a encenação de Marco André Nunes tenha evocado o Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX para abordar a perpetuação da lógica da exclusão.

O filme destaca o que no palco permanece ocultado. As identidades dos bailarinos (Aline Machado, Bianca Lopes, Dilo Paulo, Filipe Escudine, Isadora Amorim, Jaime Bernardes, Leony Boni, Olivia Pureza, Phelipe Cruz, Pilar Giraldo, Rosina Gil, Uatila Coutinho e Victor Vargas) só vêm à tona no filme, quando seus rostos aparecem individualizados. No palco, enquanto executam a coreografia sintonizada com a música de Jorge Dü Peixe, Lirinha e Berna Ceppas, despontam como conjunto que quase não é identificado fora da coletividade, unificados pelas malhas poluídas (figurinos de Claudia Kopke) e pelos rostos parcialmente encobertos.

O cinema de Claudio Assis é reconhecido no filme que integra o espetáculo, em especial no que diz respeito a Febre do Rato (2013), também em preto e branco e ambientado às margens do Rio Capibaribe. Resultado de uma imersão de Colker, Assis e da companhia, que fizeram uma viagem de 24 dias entre o sertão e Recife, o filme expõe uma realidade contundente. Não se afirma, porém, como objeto de denúncia. É perceptível uma suspensão do real, tanto pelo uso ambíguo do preto e branco – escolha estética que, no senso comum, pode ser considerada como acentuação da autenticidade, mas que aqui (como em muitos outros trabalhos) sinaliza certa estilização –, quanto por imagens poderosas, como a da árvore invertida.